Inaugurata la mostra di pittura "Pittura naïf - Scuola di Hlebine"




Autore: Anna | ljportal.com



19.02.2017


Ciò che unisce Koprivnica, Hlebine e Ljubuški, ciò che collega le contee dell'Erzegovina occidentale e di Koprivnica-Križevci, è stato appreso da coloro che ieri sera sono venuti nell'edificio del Comune per l'inaugurazione della mostra di dipinti realizzati presso la colonia artistica di Drago Galić "Pittura naif- scuola di Hlebine ", che è stato organizzato nell'ambito della celebrazione del comune Giorni del comune di Ljubuški..
La colonia è stata creata grazie a Vinko Galić, che ogni anno riunisce famosi pittori, ex colleghi e amici di Drago Galić, oggi artisti noti e riconosciuti che, a causa dei grandi impegni, è difficile riunire in un unico luogo. La colonia artistica si è tenuta nel villaggio di Grab ed è stata frequentata da pittori di arte naïf di Hlebine che hanno creato le loro opere e dipinto vari motivi nel tranquillo e piacevole cortile della casa di famiglia di Zora Bebić. Allo stesso tempo, hanno posto una pietra nel centro del villaggio di Bijača e gli scultori che sono venuti nella colonia hanno scolpito il proprio metro quadrato di pietra. Lì, sulla base degli ornamenti di stećak, hanno presentato il mondo animale del villaggio di Bijače, che è molto più vivo di quanto si possa presumere per qualcosa di così piccolo.

"Le opere degli autori della terza generazione della scuola di Hlebine, realizzate presso la Colonia Artistica Drago Galić, ci trascinano in un racconto fiabesco sulla realtà, una realtà irreale, che è stata rimodellata da una forte autosuggestione. È una storia che sembra compatta e completa, che forse pensavamo fosse già stata raccontata, ma è di nuovo così nuova e fresca davanti agli occhi di chi la osserva. Queste ventitré singole opere d'arte hanno prodotto un'atmosfera magica, un concetto pittorico specifico a cui l'osservatore non può rimanere indifferente. I motivi di case di campagna, campi, contadini, vegetazione in diverse stagioni, galli, pescatori della Podravina, fiori e alcuni dettagli religiosi sono vicini alla pittura naif croata e si aprono davanti a noi come una porta su un mondo passato e migliore. La logica della ragione lascia il posto alla logica dell'arte, e gli oggetti espansi in prospettiva inversa e collocati all'interno di uno spazio strutturato a strati sembrano quasi surreali. Personaggi robusti, sproporzionati, pesanti da lavoro, sono l'esatto contrario dell'estetica fisica odierna, e come tali ridonano fiducia ai veri valori morali e infondono pace. L'onestà del disegno, libero dall'accademismo, ci invita sottilmente ad essere onesti con noi stessi, mentre il colore vivido, quasi provocatorio attraverso paesaggi inondati di luce riporta il colore alla quotidianità un po' grigia dell'uomo moderno. facilmente senza un'istruzione formale, gli autori della scuola di Hlebine hanno il miglior insegnante che comprendiamo molto bene, e cioè la natura, che ha un senso della forma insuperabile. Creando autenticità artistica per generazioni, la scuola di pittura naif di Hlebine è un fenomeno molto specifico ed estremamente prezioso all'interno della pittura croata, e come tale dovremmo rispettarla, apprezzarla e incoraggiarla", ha affermato M.Sc. immagine. e prof. di belle arti, Tamara Herceg, che ha avuto il compito di scegliere tra oltre 400 opere realizzate durante la colonia quelle che vengono esposte.
Stjepan Pongrac e Josip Gregurić hanno raccontato le loro impressioni sulla colonia, dopo di che Vinko Galić ha dichiarato aperta la mostra.
Il programma è stato condotto da Bjanka Medić e la parte musicale del programma è stata eseguita da Lucija Barbarić e Sara Brkić, studentesse della Scuola elementare di musica di Ljubuški.


Tradotto s.e.&o. da Naive Art info




Tratto da





Ivan Generalić - Un quadro completo del grande artista


  • Data di pubblicazione: 15.06.2015



di Helena Kušenić


Svjetlana Sumpor, Ivan Generalić 1930–1945,

Zagabria, Museo croato di arte naïf, 2010, 222 pagine.

isbn 978-953-6660-46-9.

Svjetlana Sumpor, Ivan Generalić 1946–1961: Cronologia della vita e del lavoro,

Zagabria, hmnu, 2014, 410 pagine.

isbn 978-953-6660-57-5.


Due libri pubblicati dal Museo croato di arte naïf cercano di mostrare la grandezza del decano dell'arte naïf croata e mondiale, ma anche di illuminare il volto della critica croata, che solo ora ha seriamente affrontato l'opera di uno dei più importanti artisti croati . La vita e l'opera di Ivan Generalić nei due libri finora pubblicati sono state sistematicamente elaborate dalla curatrice del HMNU, Svjetlana Sumpor. Dai titoli stessi risulta evidente che si è deciso di affrontare cronologicamente l'ampio tema, cioè di esporre lo sviluppo dello stile nell'intreccio con la maturazione della vita. Il testo sulle pagine è bilingue e allo stesso tempo comprensibile al pubblico locale e straniero, il che è un'ottima pratica. Il testo è contemporaneamente accompagnato da illustrazioni di riferimento. Inoltre sono presenti tutte le altre opere ritrovate di un certo periodo a memoria della loro attuale collocazione. Alla fine del libro è presente una documentazione fotografica della vita e della creazione dell'artista ed elenchi esaustivi di mostre individuali e collettive di letteratura che riguardano questo periodo. Entrambi i libri iniziano con una prefazione dell'allora direttore del HMNU e probabilmente il più grande conoscitore di arte naif in questo settore, Vladimir Crnković. Crnković presenta brevemente il contenuto di ogni libro, completandolo con una lettura interessante e bevibile. 

Il primo libro inizia con l'anno di nascita di Ivan Generalić (1914), con una breve panoramica dell'albero genealogico e della breve scolarizzazione di Ivan Generalić. Dopodiché, l'attenzione si sposta sull'infanzia quando la presa dell'autore rivela che era già attratto dalla pittura, con descrizioni delle capacità creative del ragazzo nel trovare materiali per dipingere (bastoni, legna da ardere, carte colorate inzuppate di decorazioni natalizie servite al posto dei colori...). Il secondo capitolo tratta degli anni 1929 e 1930, estremamente importanti per la storia dell'arte naïf. Vengono presentate teorie sull'epoca della fondazione della scuola Hlebine, con Ivanka Reberski che crede che ciò sia accaduto nell'estate del 1930 e Ivo Hergešić che sostiene nel 1929, cosa confermata anche da Josip Depolo. I capitoli seguenti vengono trattati separatamente ogni anno, con alcune delle recensioni più interessanti criticate. Il prossimo capitolo porta un importante testo di Krsto Hegedušić sul problema dell'arte collettiva in cui descrive le principali caratteristiche dell'arte che, come dice, ha origine dagli ordini produttivi e contadini, persone educate, ma socialmente consapevoli. Sottolineano l'abbandono del concetto accademico di immagine e la comprensione convenzionale della bellezza, la piattezza, la semplificazione dei contenuti, la caratterizzazione tipica a favore della deformazione, l'ignoranza della costruzione intellettuale della prospettiva, l'enfatizzazione della ritmicità e dell'equilibrio della composizione, il tutto con l'obiettivo della collettiva rappresentare gli interessi della società. Nel prossimo capitolo troviamo una descrizione più dettagliata del dipinto Kanas, che rimarrà una pratica nei capitoli successivi - le opere capitali saranno analizzate in modo più dettagliato e ulteriormente enfatizzate da un diverso carattere di colore. 

La requisizione (1934)
La requisizione (1934), trattata nel prossimo capitolo, è una prova della consapevolezza e della critica sociale dell'autore nella scelta del tema che mostra la sottrazione del bestiame ai contadini bisognosi dal potere statale. L'influenza di Hegedušić è qui riconosciuta nell'enfatizzata astrazione dei motivi, nella riduzione a forme geometriche, nel trattamento estremamente piatto delle forme e nel colore locale. Sulphur sottolinea che l'autore in questa fase "terrena" è maggiormente concentrato sui problemi artistici, mentre in seguito la narrativa, l'aneddotica e il simpatico diventeranno più importanti. Nel corso del 1935 si realizzano i tentativi scultorei di Ivan Generalić, dove modella i contadini con contorni di base, il più delle volte in creta e gesso, ma con una grande espressività che esalta la caratterizzazione dei personaggi. Dal 1938 è sempre più attratto dai paesaggi e dalla pittura tonale. Zdenka Munk nota che Generalić si allontana dai postulati campestri, supera l'idea di collettività contadina e acquisisce un raffinato senso dei toni, delle modulazioni, e Vladimir Crnković conferma la tesi, spiegando che la natura di Generalić è sempre stata più lirica, risultando nella separazione da Hegedušić e ciò è supportato da un'analisi dettagliata del dipinto Isola (1940) in cui il motivo della vita reale è equilibrato, caratterizzato da rappresentazione voluminosa, nitidezza nell'architettura e nelle figure, ma anche tenerezza, sottile fusione e atmosfera nella suggestiva rappresentazione del cielo e delle nuvole. Questa svolta nel suo lavoro è infatti una sorta di ribellione alla dura realtà della guerra, che avvolge sempre più la natura sensibile e fragile dell'artista che cerca di esprimere attraverso ciò che conosce meglio - la pittura - per evitare il campo di battaglia da lui dipinto un affresco nel santuario di Marija Bistrica (1942, 1944) incompiuto. 


 Zubatanje listinca (1943)
 Zubatanje listinca (1943) è evidenziato come un capolavoro che conferma l'allontanamento definitivo dall'influenza di Hegedušić attraverso una sottile variazione e armonia di toni. Tra le piante stilizzate c'è l'inizio di un motivo che diventerà riconoscibile negli anni successivi: il motivo delle foreste di corallo - molti rami spogli, tagliati nei minimi dettagli, intrecciati in una ricca chioma. Filipović, Franjo Dolenc e Dragan Gaži. 

Il secondo libro è più ampio a causa dello sviluppo pittorico di Ivan Generalić. L'autenticità e l'intimità del discorso sono fornite da citazioni di artisti che iniziano ogni capitolo. Le citazioni rompono la possibile monotonia della factografia e rivelano anche il mondo interiore dell'artista, che aiuta a comprendere le ragioni dell'emergere delle sue opere. Dopo la fine della guerra, Generalić ha presentato temi impegnati (azioni di lavoro, NOB), ma l'interesse per i paesaggi e i ritratti è cresciuto più forte. Negli anni Cinquanta furono create immagini di scene notturne, che risolse con grande successo, lasciando ben visibili gli elementi essenziali (contorni del viso) o sufficientemente riconoscibili (abbigliamento), mentre il resto della composizione sprofonda in toni tenui. Le variazioni delle scene notturne sono costituite da scene di fuoco, il cui dramma è enfatizzato da tagli prospettici attuati con successo 

(Jogenj, 1952) 
(Jogenj, 1952) o da sottili gradazioni (Fuoco, 1953). È anche il momento delle ultime affermazioni di Generalić all'estero: nel 1953 ha avuto il suo primo successo a Parigi, che ripeterà nel 1959, e spesso i motivi parigini in seguito varieranno e si fonderanno con il paesaggio locale della Podravina. Nello stesso anno, il 1959, ci fu una spaccatura tra Hegedušić e Generalić, che Sumpor spiega bene, corroborando i fatti con numerose fonti e concludendo con la tesi di Crnković che il fulcro dello scisma era il conflitto tra Hegedušić e Bašičević (che a quel tempo divenne il "mentore" di Generalić), nella formazione parziale dello stile ipoetico di Ivan Generalić. Il conflitto si sta risolvendo in modo approfondito, coinvolgendo numerose parti coinvolte e fornendo una buona visione della situazione del momento, con la possibilità di giungere ad una propria conclusione. Nello stesso anno appare probabilmente per la prima volta il motivo più famoso: il motivo di un cervo bianco da favola, a volte nota Otto Bihalji Merin come "il colore è usato come riflesso del cuore", e Generalić (attraverso Bašičević) introduce fantasia e miracolo nella sua poetica 
(Unicorno, 1961)

 (Unicorno, 1961). Particolarmente interessanti o le parti più famose dell'opera sono trattate nel titolo dei capitoli "separati", uno dei quali si chiama "Magia nella vita quotidiana", e tratta di una delle più famose composizioni di Generalić 

 Jelenski svati (1959). La composizione armoniosa e asimmetrica del matrimonio si basa sulla ripetizione ritmica e decorativamente armonizzata del motivo principale, che l'autore mette in connessione logica con la routine della vita quotidiana e i cambiamenti ciclici della natura, il che dimostra ancora una volta il genio del talento di Generalić . Spicca il simbolismo degli alberi (foreste di coralli!), che costituisce il legame tra cielo e terra, rappresentando il cosmo in continuo movimento. Jelenski svati  è la prova di come Generalić abbia incoraggiato e deciso di realizzare dipinti di grande formato. A riprova di tale affermazione, viene analizzata in dettaglio anche l'immagine del Taglialegna. 




Il fascino di Generalić per il tema delle scene notturne si approfondisce nel tempo e si fonde con una nuova "ossessione": gli ubriachi massacrati. Il tema dei galli è affrontato nel capitolo "Tragicamente nel fumetto" che riporta la genesi dell'ossessione di raffigurare galli morti, crocifissi o impiccati. , secondo lo stesso artista, viene interpretato come una vendetta sul gallo. Nel tempo, il seppia è salito al livello di un simbolo associato alle credenze tradizionali, dove era considerato un presagio di fuoco e dolore, e talvolta di morte (i corpi completamente nudi del gallo portano una forte caratterizzazione psicologica).

Il paesaggio dell'ansia si occupa dell'analisi del

Diluvio. (1960)
Diluvio (1960), immagini di un'atmosfera pessimistica, il colore blu predominante che suggerisce freddezza e disperazione. È un'opera che conferma il predominio dell'immaginario e dell'atmosfera sul reale: l'atmosfera è la cosa più importante qui. Tendenze simili continueranno con l'eclissi solare (1961).Questo lavoro unirà il primitivismo degli abitanti del villaggio ignoranti (per paura dell'ignoto) e la stranezza della scena, e raggiungerà dinamica, ritmo e dramma (unendo diverse stagioni all'interno della stessa visione), e presenterà l'intera situazione caotica in modo comico: grottesco distorsioni che indicano esagerazioni umane. 
l'eclissi solare (1961)

Il secondo libro su Ivan Generalić di Svjetlana Sumpor punta decisamente a una sorta di "miglioramento" rispetto al primo: è letto in modo più scorrevole e propone una presentazione sul tema della citazione dell'artista stesso, che unita all'approccio analitico dell'autore crea un quadro completo del grande artista e delle sue opere. , che completerà la trattazione dell'opera di questo grande semplice, innegabilmente talentuoso.  



Tradotto s.e.&o. da Naive Art info


Tratto da



 

Lettera introduttiva alla promozione del libro di Tonko Maroević "Sull'arte naif e outsider"

 

Tonko Maroević, Su arte naif e outsider / Critiche, saggi e studi, 1968 - 2012.


Data di pubblicazione: 02/03/2015.


LETTERA INTRODUTTIVA ALLA PROMOZIONE DEL LIBRO DI TONKO MAROEVIĆ

SU NAIVE E ARTE OUTSIDER 


VLADIMIR CRNKOVIĆ  Museo Croato di Arte Naive, Zagabria 


Ci siamo incontrati in occasione della promozione del decimo volume della Biblioteca Croata di Critica d'Arte - Il libro di Tonko Maroevic Su Naive e Outsider Arte/ Critiche, Saggi e Studi 1968. - 2012. Questo autore poliedrico - scrittore, poeta e saggista, critico letterario e d'arte, storico dell'arte, monografo e antologo, traduttore, editore e commentatore di numerose edizioni, dottore in scienze e lungo -consulente scientifico a tempo dell'Istituto di Storia dell'Arte di Zagabria, oggi emerito, in più occasioni, professore straordinario e in visita presso le università di Zagabria, Dubrovnik, Milano, Trieste e Podgorica, e membro regolare del Dipartimento di Lettere dell'Accademia croata delle scienze e delle arti - nella sua ricca, varia, longeva e rispettata attività di scrittura e pubblica, ha interpretato, valorizzato e avvicinato numerose opere del territorio arte naif e outsider. Con testi più o meno lunghi, in diverse occasioni ha accompagnato il lavoro di Ivan Lacković e Ivan Rabuzin, membri dell'arte naif, e Jakov Bratanić e Hrvoje Šercar, dal campo dell'arte outsider. Allo stesso tempo, fu spesso uno dei migliori e più completi interpreti di quelle opere. Seguì inoltre - anche se raramente e con pochi contributi - le attività e le fortune artistiche di numerosi altri pittori e scultori delle zone citate, principalmente autori croati - Petr Smajić, Drago Jurak, P. Ambroz Testen, Dragica Lončarić , Josip Generalić, Matija Skurjenij , Krešimir Trumbetaš, Nada Švegović Budaj, Ivan Večenaj, Eugen Buktenica, Dragutin Trumbetaš, Mijo Kovačić, ecc. Su questi maestri scrisse diversi saggi in monografie, alcune prefazioni nei cataloghi delle mostre personali, testi introduttivi per cartelle grafiche, prefazioni o postfazioni in libri bibliofili, oltre a numerose recensioni, critiche e presentazioni su mostre o progetti editoriali vari.  È facile che Maroević non si sia occupato sistematicamente di arte naïf e outsider, ne ha sempre discusso meritoriamente e ne sta discutendo tutti gli aspetti - dalla genesi agli aspetti stilistico-morfologici, tematici, iconologici o poetici - così come ha sovranamente valutato e valuta ancora i singoli creazioni. In breve, la percezione della creatività naif e outsider croata senza i suoi contributi sarebbe incommensurabilmente più scarsa.

Questo libro è stato pubblicato come decimo volume nella biblioteca di critica d'arte croata. Nel maggio 1994 abbiamo promosso il primo libro di quella serie: cronache d'arte, feuilleton e scritti di Ivo Hergešić. Alla fine del 1995 sono stati pubblicati due libri di studi, saggi, critica e scritti di Mica Bašičević e nel 2001 due libri di Josip Depol intitolati Studi e saggi, critiche e scritti, polemiche / Su arte naif, arte naif e fenomeni correlati. Questo è stato seguito dai miei due libri di studi, saggi e scritti, pubblicati nel 2002, e nel 2008, sono stati pubblicati due libri di Vladimir Maleković dal titolo Sull'arte originale o naif / Critiche, saggi, scritti e polemiche. Il design di questo decimo libro di Maroević è stato completamente cambiato ed è stato stampato a colori, il che ha notevolmente arricchito la sua impressione visiva. 

Nei progetti finora realizzati in questa biblioteca, è evidente che abbiamo deciso di raccogliere gli sforzi e i risultati della nostra critica d'arte, saggistica e giornalismo, nonché discussioni e studi di esperti con un focus sull'interpretazione dell'arte contemporanea - da dall'inizio del XX secolo ai giorni nostri. La raccolta dei dati ha seguito criteri tematici, problematici e cronologici. Così facendo, ci siamo concentrati sulla presentazione di critici ed esteti che, con i loro contributi, interpretazioni, analisi e valutazioni, hanno caratterizzato alcune epoche, direzioni o fenomeni del discorso artistico. Abbiamo accompagnato ogni libro con un opportuno commento, una bio-bibliografia esaustiva e una serie di riproduzioni con le quali abbiamo creato una più ampia antologia della nostra - oltre che outsider - arte. La biblioteca è destinata a coprire una vasta area di interesse, in essa ripubblichiamo testi introvabili sparsi in numerose riviste antiche (e straniere), riviste, giornali, cataloghi dimenticati, libri, ecc.

Ho citato questi pochi dati più in dettaglio perché sono tesi di programma che noi colleghi Maroević ed io abbiamo formulato insieme vent'anni fa, quando è stato pubblicato il primo libro di quella biblioteca, gli scritti di Ivo Hergešić. A questo elenco va aggiunto anche il libro di Grgo Gamulin  Secondo la teoria dell'arte naïve, la cui pubblicazione nella citata biblioteca nel 1999, ma realizzata al di fuori di essa, dovrebbe essere aggiunto.

 In tutti i vent'anni Tonko Maroević è stato coinvolto in tutte le edizioni citate come (co)editore, revisore e promotore. 

Poiché la biblioteca croata di critica d'arte è stata pubblicata dal Museo croato di arte naïve dal 2001, è chiaro che i libri provengono esclusivamente dall'area dell'arte naïf e dei fenomeni correlati dell'arte autodidatta. il suo contenuto e il suo programma sono facilmente quindi notevolmente ridotti, spero che non abbiamo deluso i criteri iniziali alti e alti che ci siamo prefissati come editori in nessuna occasione. Credo che questa ultima edizione lo testimoni chiaramente. 

Il libro di Tonko Maroević A proposito di nalva e outsider art è stato progettato e realizzato principalmente da due motivazioni professionali. In primo luogo, si tratta di una serie di testi che hanno un valore eccezionale e che quindi meritavano di essere nuovamente pubblicati, rilegato separatamente. E in secondo luogo, è un progetto importante per l'ulteriore comprensione, valorizzazione e promozione dell'arte e degli artisti in essa inclusi, il che significa che è di eccezionale importanza anche per il Museo Naive. Allo stesso tempo, spero che numerose tesi della mia postfazione marginalia possano essere applicate a una serie di altri progetti di Maroević nel campo delle belle arti, il che significa che sono allo stesso tempo una delle possibili introduzioni all'ampia gamma delle attività di questo riconosciuto storico dell'arte, critico d'arte e teorico, ed eccezionale operatore culturale. 

Questo libro, tuttavia, è anche un segno di gratitudine al collega Maroević per tutto ciò che ha fatto e sta facendo per il Museo croato di arte naif. Inoltre, è anche il mio personale segno di gratitudine all'autore per tutto ciò che ci ha unito nella vita, per il nostro comune fascino per l'arte e per la collaborazione occasionale che è continuata indisturbata per decenni. Non sono uno di quegli storici dell'arte e critici d'arte che possono - e vogliono - scrivere e discutere di tutto. Sono coinvolto personalmente solo quando sono veramente motivato, e questo era innegabilmente questo progetto: ci sono molte somiglianze tra i giudizi di Maroević e i miei giudizi sulla nostra arte. Allo stesso tempo, questo libro è un altro omaggio ai nostri insegnanti e insegnanti comuni - di Maroević e mio - Hergešić e Gamulin, così come ai colleghi più anziani - Bašičević, Depolo e Maleković. Mi auguro - e credo - che con questo volume la Biblioteca Croata di Critica d'Arte possa continuare le sue attività professionali, culturali ed educative in modo ancora più efficace ed efficiente di prima. Nel Museo croato dell'arte naïve sono già stati raccolti ed elencati i testi di Boris Kelemen sull'arte naif, che devono ancora essere integrati, sistemati e commentati e che attendono la pubblicazione. Allo stesso modo, ci apprestiamo a pubblicare il testo di Grgo Gamulin Naivni slikari Hlebinska skole, uno studio completo ed eccezionale che è stato pubblicato come monografia in italiano, francese e tedesco, ma non in croato. Il testo è stato copiato dall'originale croato ed è in attesa di ulteriore elaborazione.


Ricevuto: 9 aprile 2014.


Tradotto s.e.&o. da Naive Art info



Tratto da





Giorgio Morandi e Ivan Generalić - punto di sovrapposizione


Ivan Generalić, Štuce, 1974,  Galleria d'Arte Naive , Hlebine




Anotnio Grgić


 

Data di pubblicazione: 15.06.2015.


Intorno all'anno 1300, con Giotto e i suoi allievi, la natura morta dopo l'antichità rivive all'interno della narrativa della pittura dell'Europa occidentale. La natura morta nell'arte occidentale sarà, ovviamente, principalmente collegata a temi cristiani, cioè allegoricamente veicolata a significati religiosi, solo per diventare un tema o un genere pittorico speciale nella tarda antichità. Sebbene la pittura del Seicento si collocasse ancora nell'epoca della concezione prekantiana ed empirista della metafisica, quando erano ancora vive la tradizione aristotelica e la tradizione metafisica medievale, contemporaneamente il campo della metafisica iniziò a essere ridefinito dall'emergere del razionalismo. Il compito del pensiero metafisico non è quindi più focalizzato solo sulla comprensione delle cause prime, in particolare Dio o colui che si muove immobile, ma si estende anche ad argomenti come l'interpretazione del rapporto tra mente e corpo, l'immortalità dell'anima e la libertà della volontà. La pittura barocca spagnola, e al suo interno l'opera di Francisco de Zurbarán, pittore di grandi temi mistici cattolici, è illustrativa in questo senso. La natura morta con pentole è un motivo frequente nella sua pittura e raggiunge il suo apice nei dipinti chiamati Bodegon con cacharros. Si tratta di due varianti quasi dello stesso dipinto, uno dei quali è attualmente a Madrid al Museo del Prado e l'altro è a Barcellona al Museu Nacional d'Artde Catalunya. Entrambi gli oli su tela furono probabilmente realizzati tra il 1632 e il 1642.

Al centro è raffigurata una natura morta con tre vasi di terracotta e un calice allineati. Mentre alcuni teorici sostengono che questo dipinto non contenga simbolismi cristiani nascosti o che si riferisca alla religiosità del pittore stesso, Lucia Mannini collega il dipinto con la frase di Teresa d'Avila - "E tra i vasi Dio si nasconde", richiamando l'attenzione su lo spazio tra i vasi.(1) 1 Nel caso della ricerca del significato iconografico nascosto di quell'immagine, è forse più giustificato lasciarsi influenzare dal più generale concetto escatologico delle "quattro ultime cose" (morte, giudizio, paradiso, inferno), cioè il fatto che il pensiero della morte è costantemente presente nella liturgia e nella letteratura cristiana, e anche nell'arte, poiché tale l'esercizio dello spirito garantisce che il credente incontrerà quell'ora di prontezza morale, senza peccato mortale sulla sua anima. Leggendo il dipinto di Zurbarán come un testo, cioè da sinistra a destra, il primo oggetto a sinistra è il calice, mentre gli altri tre vasi sono brocche di terracotta con vino e acqua. Riferendosi con forza alla prima delle quattro cose, il calice amaro che nemmeno Gesù poteva oltrepassare, secondo tale lettura il dipinto non simboleggia primariamente la presenza di Dio, ma la sublimità della sofferenza - una delle principali preoccupazioni di Pittura barocca spagnola, e in particolare di Franciscada Zurbarán e José de Ribera. A causa del primo piano di Zurbarán, lo spettatore si confronta immediatamente con la scena; non c'è distanza rispetto all'evento che mostra il "realismo mistico della quotidianità".(2)

Attraverso oggetti di uso quotidiano e utilitaristici, le domande fondamentali vengono poste direttamente allo spettatore, provocando un'intensa esperienza spirituale. Possiamo dire che Giorgio Morandi è una sorta di continuazione dell'ossessione di Zurbarán per la natura morta nel XX secolo. Ciò che è vero per la pittura spagnola del XVII secolo, per Zurbarán, vale anche per Morandi: "le immagini della vita quotidiana, le nature morte forniscono una buona scusa per pensare ai valori morali esistenziali".(3) Nella pittura di Zurbarán, come in quella di Morandi, l'universalità e l'infinito dello spazio e del tempo del dipinto sono chiaramente indicati. Ciò che li collega ulteriormente nel trattamento artistico del contenuto delle nature morte è la divisione dello sfondo, l'uso di un orizzonte infinito e la geometria analitica nella rappresentazione dei vasi - un segno di ossessione per la dimensione metafisica dell'infinito, che sia Morandi che Zurbarán condivisi, indipendentemente dalle diverse epoche in cui hanno operato.

A livello del motivo stesso, come per i bodegon di Zurbarán, anche le nature morte di Giorgio Morandi raffigurano vasi, calici e bottiglie. Nei suoi dipinti, tuttavia, questi vasi sono quasi sempre premuti insieme, sottolineando il significato nascosto nell'intercapedine ristretta, così come lo spazio invisibile e implicito all'interno degli stessi. E il significato simbolico è significativamente diverso: nelle nature morte di Morandi, i vasi sembrano aver assunto il significato allegorico del corpo umano creato dalla polvere della Terra dal Libro della Genesi, e come tali sono ovviamente significativamente diversi da I bodegons di Zurbarán come metafora per affrontare il giudizio finale.I colori usati da Morandi sono molto più tenui, si tratta di "giocare tranquillamente con toni cromatici perfetti";(4) non c'è sfondo nero, nessun accenno di un'oscurità minacciosa e oscura che chiama a sé -sacrificio, e davanti al quale sono allineati i vasi con calici di Zurbarán.

Ivan Generalić non condivideva la formazione accademica di Morandi, ma anche con la formazione non accademica si potevano incontrare le sue nature morte; ad esempio durante i suoi viaggi all'estero, tramite i suoi galleristi in Italia o tramite Mica Bašićevič. Nel dipinto Štuca del 1974, Ivan Generalić sembra aver ripreso direttamente il motivo, il tema e il metodo di composizione delle nature morte di Morandi. Il motivo del  luccio di Generalić è anche una reinterpretazione dei dettagli del suo dipinto Il vasaio sul mercato del 1936; questa procedura di reinterpretazione dei dettagli o dell'intero tema è comune nell'opera di Generalić, per cui il dettaglio isolato dell'immagine viene elevato a un livello semantico "superiore", cioè riceve un significato trasferito.

Nel quadro di Stuce, uno dei vasi del quadro è capovolto, così come nel dettaglio del dipinto Lončarna pijacu, quindi è ovvio che non c'era niente di sbagliato in esso. Il vaso è vuoto, e questo vuoto annulla l'allegria e l'empatia caratteristiche di Morandi, ulteriormente enfatizzata dal sovradimensionato fondo azzurro ghiaccio, che con le sue dimensioni inghiotte i vasi bianchi e che è significativamente diverso dal trattamento dello sfondo del suo altre nature morte. Questa scena di singhiozzo è ambientata in un esterno, che è la prima grande differenza tra i due autori: Morandi è un pittore che dipinge interni civili e spazi aperti, mentre Generalić è prevalentemente un pittore di esterni, come metaforicamente raffigurato nel dipinto Mio studio dal 1959. Tuttavia, a differenza degli altri, l'esterno dove sono deposti i vasi è vuoto; vede solo un orizzonte piatto, privo di contenuti e privo di eventi che divide due superfici dai toni freddi del blu e del verde.

Morandi utilizza una tavolozza di toni tenui e caldi, mentre la scala cromatica delle Pietre di Generalić, come già accennato, è estremamente fredda, cioè ghiacciata. Questa impressione è ulteriormente rafforzata dalla base in vetro, che manca della trama e della matericità organica della tela di Morandi, nonché dal tratto che dissolve l'omogeneità della superficie pittorica. Questo sfondo in vetro e il colore blu si associano inoltre a una finestra, non solo possiamo associare l'immagine all'idea di una finestra, è più grande e sembra una scena vista attraverso una finestra; che, insieme al predominio della scala di sfondo sulla scala stessa, porta un'ulteriore dimensione di distacco emotivo.

A livello del motivo stesso, invece delle bottiglie prodotte industrialmente e altri vasi caratteristici degli interni urbani usati da Morandi, Generalić dipinge bottiglie di ivaza che appartengono all'immaginario rurale della Croazia settentrionale. Ciò che però unisce questi due motivi è il modo di rappresentare i vasi, che è simile in entrambi i pittori. Morandi cancella l'identità con le bottiglie, rimuovendone le etichette, in cui si differenzia dai suoi contemporanei cubisti francesi, che insistevano sulla penetrazione del quotidiano nel campo della rappresentazione, anche attraverso l'inserimento diretto di materiali preconfezionati nelle immagini. L'obiettivo di tali procedure era di relativizzare o addirittura cancellare il confine tra il mondo dell'immagine e il mondo della vita: lo spazio/tempo dell'immagine e lo spazio/tempo dello spettatore tendevano ad essere equalizzati in un evento che ora è e qui, questo sta accadendo "proprio ora".

Nelle nature morte di Morandi e Štuca di Generalić, un simile "adesso" non esiste; i loro vasi non hanno segni di tempo, sono ridotti a un'idea generale. Morandina nei suoi dipinti "toglie" le etichette dalle bottiglie e le spoglia del loro colore originale, mostrandole in un tono uniforme e monocromatico. Con tale riduzione cromatica, le bottiglie cessano di far parte della quotidianità e diventano universali, extra -concetti storici; la loro rappresentazione, per così dire, drena a un livello trascendentale. Quelle bottiglie non sono più bottiglie, perché quando stanno capovolte sul tavolo di Morandi non hanno più il buco del collo, né il tappo a vista. Diventano qualcosa di diverso da oggetti utilitaristici, acquistano uno statuto quasi astratto, sia nell'aspetto che nella funzione, è simile alla štucama di Generalić; sono completamente privi delle loro caratteristiche etnografiche e stilistiche; non c'è decorazione caratteristica per questo tipo di oggetti sulla loro superficie, così come il colore originale del materiale con cui sono realizzati. Rimangono solo la forma e il colore bianco, che non fa che rafforzare il predominio dei toni freddi dello sfondo che attraversano il dipinto.

I vasi sono un localismo per vari tipi di contenitori utilitari: ad esempio quelli per il vino e il latte. Sul piano simbolico, tuttavia, è impossibile sottrarsi alla dimensione cristologica del loro significato veicolato: i vasi nel dipinto di Generalić Il vasaio al mercato sono lanciati nell'angolo in basso a sinistra, così come gli stessi vasi nel dipinto di Pieter Brueghelastari Contadino Matrimonio dal 1568. L'ispirazione di Generalić da Brueghel è nota, così come la lettura del dipinto di Brueghel come rappresentazione del tema biblico delle nozze di Cana. Furono le nozze di Cana a riportare la natura morta dai motivi alla narrazione del pittore dell'Europa occidentale - ricordiamo la rappresentazione di Giotto della stessa scena nella Cappella degli Scrovegni. Come per Giotto, le navi di Breugel e Generalić sono bianche. In questo contesto narrativo, il candore del vaso funge da simbolo della mistica trasformazione dell'acqua in vino, primo miracolo di Cristo, che annuncia la trasfigurazione eucaristica del vino in sangue. Il motivo del vaso implica un altro livello di simbolismo cristiano; come abbiamo già accennato, secondo il libro della Genesi, l'uomo fu creato esattamente come un vaso di creta in cui Dio soffiò la vita. È quindi giustificato leggere simbolicamente la Štuca di Generalić nelle rappresentazioni allegoriche di esseri umani?

L'immagine di Štuca porta indubbiamente una nota misteriosa e metafisica; quest'opera fa parte di una fase speciale della pittura di Generalić, che ha raggiunto il suo apice nel suo Autoritratto nel 1975 - un'opera segnata dallo shock per la malattia mortale della moglie, cioè la premonizione della sua morte, e il dolore generale durante e dopo quell'evento. In questo periodo, proprio di tutta la sua opera, compaiono alcuni elementi iconografici, compositivi e coloristici che possono essere collegati all'esperienza soggettiva esistenzialista e malinconica del mondo dell'artista. Naturalmente, questa simpatia nella pittura di Generalić non si manifesta solo in quella fase, ma irrompe regolarmente anche nel suo lavoro in precedenza, ad esempio nei temi pittorici delle inondazioni e degli alberi spogli (Poplava/Suho drveće  del 1961,  Poplava i ptica del 1960, Poplava del 1959, Mrtve vode del 1957) o il motivo di un gallo spennato morto (Pevecna stolu del 1954, Zaklani pevec del 1954, Obešenipevec del 1959). Tuttavia, nella citata, tarda fase della pittura di Generalić, tale esperienza del mondo è dominante. Anche in quella fase viene messo in discussione il quadro ontologico della pittura stessa, che porta Generalić a una serie di innovazioni, principalmente nel modo di rappresentare e trattare lo spazio, ma anche altre. Per tutto quanto sopra, si può affermare che il dipinto di Štuca fa parte di una fase speciale e "metafisica" nella pittura di Ivan Generalić, durata dal 1973 al 1976, che inizia con una serie di dipinti con motivi di pavone e termina con una serie di dipinti su maschere. A livello della biografia dell'artista, come già accennato, quella fase dell'opera coincide con la malattia della moglie Anka, ovvero i tentativi di curarla in una serie cliniche straniere e infine la sua perdita. Sebbene alcuni autori ritengano che in quel periodo la pittura di Generalić fosse una sorta di sintesi, qui si suggerisce che sia la situazione opposta: nella pittura di Generalić si verificano innovazioni diverse e inaspettate, che apparentemente non hanno un denominatore comune, ma che possono tuttavia essere chiamato come mettere in discussione i concetti di base dell'esistenza umana. In quella fase Generalić dipinge figure bianche in cornice colorata, in quella fase si dipinge di profilo ad occhi chiusi, in quella fase dipinge figure solitarie di un gufo nero e di una colomba bianca, in quella fase dipinge grandi fondi monocromatici, in quella fase isola le maschere dal suo ambiente carnevalesco rurale e da esse realizza ritratti intimi, in quella fase compie anche una sorta di trasgressione di genere, dipingendosi come una moglie - una zingara che fa la predizione del futuro (Gatanje dal 1975) .

Attraverso la pittura di Generalić di Štuca e la natura morta di Morandi, cioè la loro sorprendente somiglianza, si può mostrare la parentela delle attività artistiche, che può essere vagamente definita come la ricerca del trascendentale, di ciò che si nasconde "dietro" le stesse forme o motivi mostrati in il dipinto, e che forse si può riconoscere nella scelta del pittore di opporre il motivo allo spazio prevalente, più o meno indefinito, del "fondo".

Possiamo stabilire che sia Morandi che Generalić in quella fase erano occupati dal vuoto come metafora della ricerca di significato, e che lo spazio determina essenzialmente l'identità della loro pittura. L'atteggiamento di Morandi nei confronti dello spazio pittorico era ovviamente in gran parte ispirato dalla tradizione pittorica italiana; quando ebbe l'opportunità di elencare i suoi principali modelli di riferimento, i primi nomi citati da Morandi furono Giotto e Masaccio, pittori della prospettiva e dell'innovazione nell'arte occidentale, pionieri dello spazio pittorico illusionistico che poteva "accogliere" e contenuti che sarebbero presto diventati indipendenti come genere di natura morta. Sebbene Generalić non condividesse la conoscenza di Morandi nella tradizione pittorica, la corretta, per così dire, architettura rinascimentale dei suoi stucchi, cioè la loro composizione, è più che evidente. Se Generalić attraverso Morandi abbia forse colto intuitivamente il tipico sensibilità modernista per l'espressione pittorica "primitiva", puristica e ovviamente profondamente metafisicamente ispirata del primo Rinascimento - è una questione del tutto aperta che non richiede una risposta specifica, ma e senza necessità di trarre conclusioni concrete, la possibilità di riassumere l'esperienza storica in un unico quadro dell'artista croato di Hlebine è già di per sé una menzione. 


Note:

1. Lucia Mannini, Prado Madrid, Zagabria: eph Media, 2012, 94

2. Claude Frontisi, Storia dell'arte, Zagabria: Veble commerce, 2003, 262.

3. Ibid., 263

4. gina pischeL, Storia generale dell'arte 3, Zagabria: Mladost, 1975, 215



Tradotto s.e.&o. da Naive Art info



Tratto da




SVETLANA SUMPOR: IVAN LACKOVIĆ, ESPERIMENTI ARTISTICI

 



Autore: Sumpor Svetlana

Editore, Zagabria: Museo croato di arte naif, 2007

Pagine: 45 con illustrazioni a colori



Dal ciclo Phamasms,
Senza titolo X. 1985




Basata su paesaggi idilliaci e composizioni allegoriche, l'opera pittorica di Ivan Lackovič comprende anche esperimenti artistici ispirati a certi postulati surrealisti - tali opere, in cui si manifesta l'interesse di Lackovič per i propri tratti marginali e incompiuti, apparsi più tardi e numericamente ce ne sono meno di i suddetti idilli e allegorie, possono essere considerati un segno della crescita della sua autocoscienza artistica.
 Homo hexapoda 1986



In essi, Lackovic combina una serie di procedure diverse: dallo "scarabocchio" casuale, facoltativo, guidato dall'automaticità della mano, senza un progetto e un concetto precedenti, quindi strofinando pennelli e stampando oggetti su carta, al successivo disegno finale come forma sintetica, originariamente spontanee, solo successivamente le macchie di pittura sono state elaborate e trasformate in forme associative e biomorfiche...(continua)







Inizio Pagina Su Pagina Giù Fondo Pagina Auto Scroll Stop Scroll